首页 艺术的故事 读书报告

艺术的故事 读书报告

举报
开通vip

艺术的故事 读书报告读书报告                                   ——《艺术的故事》 艺术关乎于美学,而美学又属于哲学范畴,每个人都有自己的美学经。艺术不是狭义的美,更不是肤浅的真实。只有美的艺术是空洞的,为追求美而失去内容的艺术,或是“只剩下美”的美,还美吗?如果每日从早到晚艳阳高照,人们便不会阳光有多美好,更不会为日出而欣喜,为日落而惋惜。 什么是艺术,是玄而又玄的问题。艺术像光,难以捕捉和描述,好事者只能描绘被光普照的万物来彰显它,而爬梳又是描绘的理想方式,于是《美的历程》、《艺术史话》等书籍陆续...

艺术的故事 读书报告
读书报告                                   ——《艺术的故事》 艺术关乎于美学,而美学又属于哲学范畴,每个人都有自己的美学经。艺术不是狭义的美,更不是肤浅的真实。只有美的艺术是空洞的,为追求美而失去内容的艺术,或是“只剩下美”的美,还美吗?如果每日从早到晚艳阳高照,人们便不会阳光有多美好,更不会为日出而欣喜,为日落而惋惜。 什么是艺术,是玄而又玄的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。艺术像光,难以捕捉和描述,好事者只能描绘被光普照的万物来彰显它,而爬梳又是描绘的理想方式,于是《美的历程》、《艺术史话》等书籍陆续问世,而《艺术的故事》实为个中翘楚。 在网上查阅了下此书的评价,发现一向苛刻的网络评论对这本书的评价出奇的高,将其称为有关艺术的书籍中最著名、最流行的著作。卢浮宫馆长皮埃尔更是将其与《蒙娜丽莎》相提并论。作者贡布里希爵士运用最简明晓畅的语言来构建复杂的艺术体系,以便初入门者能轻松学习。 刚拿到这本书发现有近700页,先被这厚度吓了一跳,但真正读起来却是通俗易懂却又不肤浅,同一段落每读一遍都会有新的理解,虽然此书据说是面向二十岁左右的艺术入门者,但即使是经验丰富的艺术家仍能从里面有所收获。以下就是我边读别写的读书报告: 0.导论:论艺术和艺术家 “世界上没有艺术这种东西,只有艺术家而已”,“大写的艺术已经成为叫人害怕的怪物和为人膜拜的偶像了”。这实在是一句大实话,上来就把我震到了。 人们喜欢或者不喜欢某一件艺术作品往往都有各自的、非艺术的理由,大多数人喜欢看到自己在现实中也爱看的东西。比如对猫有独特偏好的人自然乐意在画里见到一只可爱的猫而不是一只丑陋的老鼠。然而稍微压抑一下这种天性,就会体会到画的美丽并不在于题材。 左右人们对一幅画的爱憎的往往是画的表现方法,人们往往喜欢他们能够理解的那些。因而欣赏者必首先学会理解绘画手法。“在比较‘原始’的时期,艺术家不像现在这样精于表现人们的面目和姿态,然而看到他们依然是那样努力表现自己想传达的感情,往往更加动人心弦。”“对事物的固有印象和偏见是欣赏艺术作品的最大障碍。”一个伟大的艺术家这样竭力用崭新的眼光细读古老的经文,使不动脑子的人感到震惊和愤怒。 “艺术家设计画面、画速写之时,经常考虑的是画得合适与否,也就是追求画面的和谐,像我们搭配衣服、插花一样的。达成合适的过程没有规则可言,因为只有艺术家本人才知道他要达到的效果。”低手庸才试图循规蹈矩却一无所获,而艺术大师离经叛道却能获得一种前所未闻的新的和谐。 “对艺术史已经有所了解的人往往会掉入类似的陷阱。他们但到一件艺术品,不是停步观看,而是搜索枯肠去寻找合适的标签。”如果人们可以跳出固有的思想概念,大胆到画中去寻幽,常会有意想不到的收获。 1.奇特的起源:史前期和原始民族;古代美洲 过去的作品并不是仅仅被当成纯粹的艺术品,而是有明确用途的东西。 “我们上朔的年代越久远,艺术必须为之服务的目的就越明确,也越奇特”。只有了解了他们的奇特思想,才能理解他们的艺术品,如果不了解这些,就很难理解过去的艺术。 雕塑或绘画美不美并不重要,重要的是它能不能“发挥作用”,也就是能不能实施所需要的巫术。艺术家只是在完成一项工作,不能随意更改造型和颜色。 原始艺术并不代表着技艺的原始,不要以为他们的东西看起来不顺眼是因为手艺有限。“整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史,而是观念和要求的变化史。”土著艺术家用自己最喜欢和最顺手的形状构成人物或面孔,或许不太像,但却会保持一种图案的统一与和谐,有时也含有特殊的寓意。他们只需要知道它“是”什么,而不需要它看起来“像”什么。 “现在的人们对这些神秘的起源所知有限,但是如果我们想理解美术发展史,那么有时想到书画同源自有益处。” 2.追求永恒的艺术:埃及,美索不达米亚,克里特 奇特的起源时期跟我们今天,没有一个直接的传统可以联系起来,但是我们今天的艺术跟大约5000年前尼罗河流域的艺术之间,却有一个直接联系的传统,“从师傅传给弟子,从弟子再传给爱好者或摹仿者”。 埃及艺术的特点表现为两点:几何形式的规整和对自然的犀利观察。他们的艺术无意给人观看,意在“使人生存”,因而重要的不是“好看”,而是“完整”。“艺术家的任务是要尽可能清楚、尽可能持久地把一切事物都保留下来,所以他们并不打算把自然描绘成从偶然碰上的角度看到的样子。”埃及绘画在角度上的奇特表现,比如人的上身正、下身侧、眼正、脸侧,便出于这一原因。埃及风格是由一套很严格的法则构成的,每个艺术家都从小学习,只求掌握规则,不求“创新”,因此埃及艺术在三千多年里几乎没有什么变化。 美索不达米亚流传下来的早期艺术作品很少,他们跟埃及人的宗教信仰不同,不认为灵魂的永生需要保存逝者的尸体和肖像。国王习惯于竖碑勒石以纪念辉煌战绩,这些纪念碑逐渐发展为国王征战的完整编年史画。而从其纪念碑上可以发现,亚述人竟然已经会利用舆论的力量,那些战争中到处都是伤亡人员,其中却没有一个亚述人,这其实也与亚述人的迷信观念有关,他们认为一幅画并不仅仅是一幅画,还有某种超越图画本身的内容,这也是他们不肯描述受伤的亚述人的原因。 3.伟大的觉醒:希腊,公元前7世纪至公元前5世纪 公元前1000年左右,欧洲部落统治了希腊。最初几个世纪里的艺术相当粗糙和原始,不像之前的克里特风格那么快活。他们习惯用严格的几何图案来装饰陶器,而建筑风格则是简单朴素、布局清楚,没有任何不必要的东西。 “埃及人曾经以知识作为他们的艺术基础,而希腊人则开始使用自己的眼睛了。这场革命一旦发韧,就无法遏止。” 当时的希腊人已经不再认为只要画面上确有其物就要将其画出来。这一古老的规则一旦被打破,一旦艺术家开始信赖自己看到的状况,一场真正的山崩巨变就爆发了。画家们有一项压倒一切的伟大发现,即短缩法。它意味着艺术家的目标已经不是把所有的物体都用最一目了然的方式画入途中,而是着眼于他看物体时的角度。 他们开始尝试表现出事物在他们眼中的真实形象,但也并未完全摒弃古老的观念,依然十分注重表现人体结构,注重关于形式的知识。“正是严格地循规蹈矩和寓变化于规矩之中二者所达到的平衡,使得希腊艺术在后来各世纪里博得了那么巨大的赞美。 就是那个时代,人们开始怀疑神祗和遗教的传说,科学的精神第一次在人们中间觉醒,成为了人类历史上无与伦比、处处震撼人心的一个时代。 4.美的王国:希腊和希腊化世界,公元前4世纪至公元1世纪 人们逐渐转向爱好纤美和精致。在动态表现和短缩法方面,艺术家已经毫不为难并且有所意识了。优雅、轻松的性质是那个时期雕刻和绘画的特征。 没有一个活着的人体能像希腊雕塑那样对称、匀整和美丽,艺术家是通过知识达到这一美的境界的。“在那几百年里,艺术家都想给那些古老的程式化的人体外壳注入越来越多的生命。在波拉克西特列斯的时代,他们的方法终于开花结果,完全成熟”,类型化的形象和具体的形象之间取得了一种新的巧妙的平衡。 希腊艺术家们提倡往雕像中注入更多的生命,但他们却是用人体及其动作来表现“内心世界”, 一直避免让头像具有特殊的表情,认为面部的变化会歪曲和破坏头部的简单的规则性。 直到公元前4世纪末,希腊才出现“肖像”的观念。艺术家发现了既能赋予面目生气又不破坏其美的两全之策,并且懂得了怎样捕捉个别人的心灵活动和某个面孔的特殊之处。 随着亚历山大帝国的奠基,希腊艺术得以发展成为几乎半个世界的图画语言。这种发展必然影响希腊艺术的性质。这一时期的艺术不再叫“希腊艺术”,而是被称为“希腊化艺术”了。希腊化艺术不再如早期希腊艺术那般和谐与精致,而是喜欢狂暴强烈的作品,“它想动人,而它也确实动人。” 这个时代的艺术已经开始逐渐摆脱与巫术、宗教的联系,艺术变得更加纯粹。希腊人冲破了早期东方艺术的禁律,走上了发现之路,通过观察给传统世界的形象增添了越来越多的特点,并且在其中永远带着标志着创作者那种睿智的印记。 5.天下的征服者:罗马人,佛教徒,犹太人和基督教徒,1至4世纪 罗马人最突出的成就大概是土木工程,罗马建筑最重要的特点是拱的使用。“用一块块楔形石头拼成拱形是一种颇为困难的工程技术。一旦掌握了这项技艺,建筑者就能用它组成越来越大胆的设计。” 罗马人的典型作法是从希腊艺术中取其所好,然后按照自己的需要加以运用。其中的一项主要需要就是惟妙惟肖的优秀肖像,另一项就是罗马人也想宣扬自己的胜利,报道战事的经过。罗马人也用艺术的手段叙述史实和显耀英雄,他们着眼于准确地表现全部细节和清楚地叙事,以使后方的人对战役的神奇感同身受,“这就使艺术的性质颇有改变。艺术的主要目标已经不再是和谐、优美和戏剧性的表现。” 在希腊化影响到来之前,印度已盛行雕刻艺术,但却是在边境地区犍陀罗首先出现了佛陀的浮雕像,应该亦是受到希腊化的影响,以后佛教艺术就以此为样板了。 犹太教徒和基督教徒也用绘画和雕塑表现他们的神祇或者宗教故事,这些作品已不再是由于自身的美好而存在,它的目的在于让信徒想起神的存在与恩典。“力求简单清楚的思想又一次开始压倒要忠实描摹的思想。不过艺术家力图把故事叙述得尽可能地简明,这种劲头也还是令人感动的。” 6.十字路口:罗马和拜占庭,5至13世纪        基督教在国家中占领了统治地位,“巴西利卡式”教堂开始出现(长方形大殿,两边各一排装饰华丽的柱子)。在装饰教堂方面,雕像是不被接受的,但绘画还是获得了一定的空间,以向信徒宣传教义。 “由于基督教强调清楚显明,于是埃及人表现一切物体都以清楚为重的思想又强有力地抬头了。”但是艺术家所使用的并不是原始艺术所用的简单形状,而是从希腊绘画艺术中发展出来的形状。“中世纪的基督教艺术就变成原始手法和精细手法稀奇古怪的混合。”公元前500年左右在希腊觉醒的观察自然地能力在公元后500年又再次沉睡。 艺术对于宗教的作用是一直争议不断的。当东方教会的某一派别掌权之后,教堂里的绘画就不再只是文盲的图解了,它们被看作是超自然的另一世界的神秘的反映。于是艺术家不再能够依照个人想象随意创作,能获得承认的仅是根据古老传统尊之为神圣的那些样板而已。 7.向东瞻望:伊斯兰教国家,中国,2至13世纪 在公元7世纪和8世纪时,伊斯兰教禁止制作人像,但是艺术本身不会这么容易被压制下去。艺术家的心灵只能离开现实世界的事物,进入线条和色彩的世界。他们制作出最精细的花边装饰,人称“阿拉伯式图案”。后来一些教派允许与宗教无关的人像,但是早期对线条和色彩的探索,使得他们的图画始终带有色彩丰富的图案感。 宗教对艺术的冲击在中国更为强烈,其中的主要推动力来自佛教。当时,典型的中国艺术已经获得很大发展。中国艺术家不像埃及人那么喜欢有棱角的生硬形状,而是比较喜欢弯曲的弧线。他们把艺术看成一种工具,可以提醒人们回忆过去黄金盛世的美德典范。 中国人学习艺术并不从研究自然开始,而是从研究名家的作品开始,只是在全面掌握技巧之后,才去游历和凝视自然之美,体会山水意境。其画作之精髓不在细节,他们是要在其中找到流露出艺术家激情的痕迹。 在网上看到很多人对贡氏对中国艺术的过少描写颇有异议,但其实贡氏对中国艺术一直有很大的兴趣,只是其一直没有机会详细了解,即使是仅有的了解也是极尽详细的介绍,我想那些网友如果了解了个中缘由就不会对贡氏这样吹毛求疵了。 8.西方美术的融合:欧洲,6至11世纪    在早期基督教时代后面接踵而来的就是“黑暗时期”。这段时间内,战乱、迁徙频繁,人民深陷黑暗之中。“在那些年月里看不到任何一种明确而统一的风格出现,而是许许多多不同的风格相互抵触,只是在那个时期行将结束时,各种风格才开始融合。” 条顿人和维京人被那些尊重希腊和罗马文学艺术成就的人看作野蛮人,但这并不代表他们没有美感,没有自己的艺术。他们有擅长制作精细金属品和木刻品的技术工匠,喜欢复杂的图案。凯尔特人和萨克逊人试图把北方工匠的传统技术运用于基督教艺术所从事的工作之中。 我们现在对于艺术的观念就是艺术家必须不停地“创新”,但这种观念在当时明显不被接受。“埃及人大画他们知道确实存在的东西,希腊人大画他们看见的东西;而在中世纪,艺术家还懂得在画中表现他感觉到的东西。”他们不是要一心一意创作自然地真视写照,而是要忠实地表述宗教故事的内容和要旨,不牢记这个创作意图,就不能公正地对待任何中世纪艺术作品。 9.战斗的基督教:12世纪 既然是艺术的历史,那么日期是不可或缺的挂钩,1066年以前的教堂迄今仍然屹立在欧洲的极其少见。而在诺曼底人在英国登陆以后,那一代人在诺曼底等地发展形成了一种新的建筑风格,即诺曼底式或罗马式。 “在最早的巴西利卡式教堂中,用古典的柱子承载着平直的‘檐部’。在罗马式和诺曼底式教堂中,我们一般看到的是圆拱形结构坐落在厚实的窗间壁上。那些教堂内外给人的整个印象是坚实有力。” 12世纪是十字军东征的世纪,跟拜占庭艺术的接触频繁,而且12世纪许多艺术家都在力图模仿和赶超东方教会庄严的圣像。 “既然艺术家可以不用任何空间错觉,也不用任何戏剧性的动作,他就能使用纯粹装饰性的方法来安排人物和形状。绘画的确倾向于变成一种使用图画的书写形式;然而这种简化手法的恢复,却给了中世纪艺术家一种新的自由,去放手实验更复杂的构图形式。” 形状如此,色彩也是如此。既然艺术家不再感到非研究和模仿自然界的实际色调层次,那么他们就可以随意选择自己喜欢的颜色去图解了。正是由于摆脱了模仿自然的束缚,获得了自由,他们才能表达出那种超自然的观念。 10.胜利的基督教:13世纪 12世纪后半叶,哥特式教堂。“在这里,什么地方也没有无门无窗的墙壁,没有粗大的立柱。整个内部看起来是由细长的柱身和拱肋编织起来组成的;它们的网状结构覆盖着拱顶,又沿着中殿的墙壁下来,由一束束石柱组成的立柱收敛在一起。连窗户上也布满了这种交织的线条,称为花饰窗格。” 艺术家想要越来越减少结构所需要的 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 ,却不危机整体的坚固性,力求使我们感到而且欣赏他们的设计所表现的胆量。 哥特式雕刻家重新开始重视“怎样表现”的技术问题,又一次开始观察自然,但与其说这是对自然的模仿,还不如说是从自然中学习怎样使形象显得更加真实可信。在哥特式艺术家看来,那些方法和诀窍都不过是一种手段,他要达到的目的是把宗教故事叙述得更令人感动、令人信服。 13世纪,艺术家有时会抛开他们的范本,去表现自己感兴趣的东西,有时候,这也只是因为没有程式化的图样可供依赖而已。 当时的意大利艺术结合了拜占庭艺术和北方巴黎的哥特式艺术的特点,当时最伟大的意大利艺术家为乔托,他以湿壁画著名。从乔托的时代开始,从意大利开始,艺术史就成了伟大艺术家的历史。 11.朝臣和市民:14世纪 城镇发展成富饶的贸易中心,市民逐渐摆脱了以修道院和贵族城堡为中心的权力约束。“14世纪的趣味是倾向于风雅而不是宏伟。” 哥特式风格发展至此,开始喜欢装饰和花饰窗格,但是仍然能够达到独特的壮丽效果。14世纪最有特色的是用贵重金属或象牙制成的小型雕刻,是摆在宫廷中的礼拜堂中供个人祈祷的。 14世纪的画家喜爱优雅、精巧的细节。艺术中的两个要素,即优雅的叙述和真实的观察,逐渐融合在一起。肖像艺术也在这一时期发展起来。在意大利,特别是佛罗伦萨,乔托的艺术已经改变了绘画的整个观念,他的观点在阿尔卑斯山以北的国家里赢得了影响,而北方的哥特式画家也开始对南方艺术名家产生了作用。 艺术家的兴趣从中世纪以最佳方式尽可能清楚、动人地叙述宗教故事转移到了以最忠实的方法去表现自然的一角。“中世纪的艺术实际上已告结束,我们也就来到通常所说的文艺复兴时期。” 12.征服真实:15世纪初期 文艺复兴一次的原意是再生或复生,这种再生的观念自乔托的时代开始就在意大利发展起来。乔托就这样被称颂为一起一次真正艺术复兴的大师。在意大利人心里,复兴的观念跟“宏伟即罗马”的观念的再生息息相关。 作为但丁和乔托所在的城市,佛罗伦萨在15实际头十年里,有一批艺术家深思熟虑地着手创造新的艺术,跟过去的观念决裂。其中受影响最大的领域是建筑方面,其中的领袖是一位建筑家,布鲁内莱斯基。他的目标是创造新的建筑方式,以便自由地运用古典建筑的式样,去创造和谐、美丽的新样式,而且他也确实做到了。 他作为文艺复兴式建筑的创始人,在艺术领域内还有一项重大发现就是“透视法”。透视法的画作使我们觉得几乎能够触及他们,这就是他们和他们的寓意跟我们更为接近。在文艺复兴时期的大市看来,“艺术中那些新方法和新发现从来不是最终目标,他们总是使用那些方法和发现,使题材的涵义进一步贴近我们的心灵。” 13.传统和创新(一):意大利,15世纪后期 意大利和佛兰德斯艺术家在15实际开始时的新发现已经震动了整个欧洲:“艺术不仅可以用来动人地叙述宗教故事,还可以用来反映出现实世界的一个侧面”。这使得大多数人第一次觉得艺术从遥不可及的神坛来到触手可及的身边,而大批的艺术家也在这场艺术革命的影响下开始追求新颖、惊人的效果。这种勇于探索的精神支配着15实际的艺术,标志着跟中世纪艺术的真正决裂。艺术源自创新第一次真正成为艺术发展史上的主旋律。 当艺术家和其他一些人在运用佛罗伦萨那一代艺术大师们的发明创造时,佛罗伦萨的艺术家却越来越感到那些发明创造带来的新问题。艺术家的手短技巧固然能够发展,但艺术自身却很难说是以科学发展的方式前进。莫一方面的任何发现,都会在其他地方造成新困难。在艺术家享受创造新事物的同时,他的新能力会把他最珍贵的天赋毁掉,使他无法创造可爱而惬意的统一体。 传统与现代在这时产生了尖锐的矛盾,艺术增加生活的美丽和可爱的作用一直没有被完全遗忘,到了我们所谓的意大利文艺复兴的时期,这种作用就日益占据主导地位了。 14.传统和创新(二):北方各国,15世纪 15世纪的艺术史由于布鲁内莱斯基这一代人的发现和创新而产生了重大的变化。15世纪的北方艺术家跟他们的意大利艺术同道之间,在目标方面的差异大概不想在手段和方法方面的差异那么大。意大利当时已经终止了哥特式风格,但在意大利以外的地区,在整个15世纪期间,他们还是继续发展前一世纪的哥特式风格,爱好复杂花饰窗格和奇特装饰的风气更有进一步发展。 虽然文艺复兴在意大利已经获得了胜利,但是在15世纪,北方仍然忠实于哥特式传统。艺术设计仍然是关于习俗和程式的事情,而不是关乎科学的事情。北方的艺术不想意大利艺术那样一心一意地想达到理想的和谐与美丽,而是喜爱这种日益盛行的再现生活的艺术类型。 15世纪中叶,德国发明了印刷术,对艺术的进一步发展有巨大的作用。我们知道印刷术的发明加速了思想的交流,否则可能就不会发生宗教改革运动;与之相仿,印制图像的技术保证了意大利文艺复兴时期的艺术在欧洲其他地方胜利地传播开来。北方的中世纪艺术之所以走向终结,其推动力有一部分就来自版画。 15.和谐的获得:托斯卡纳和罗马,16世纪初期 16世纪是整个历史上最伟大的时期之一,这是属于众多著名艺术家的时代。达芬奇和米开朗琪罗,拉斐尔和提香,科雷乔和乔尔乔内,丢勒和霍尔拜因……虽然我们不可能对盛期文艺复兴这个伟大时代做全面剖析,但我们却可以尝试搞清,是天才之花得以突然怒放的是什么环境。 艺术家们的社会地位在当时并不高,这让那群拥有雄心大志的大艺术家们感到愤愤不平,这样的挑战和鞭策驱使他们继续前进,做出更伟大的成就,使得社会承认他们是具有宝贵卓绝天赋的能人。这样的情况虽然不能很肯定地说造福于艺术,但无论怎样,最初还是起到了解放作用,释放出大量被压抑的创作才能,艺术家此时终于获得自由。 在1500年前后,产生了一大批世界上最伟大的艺术家。在那些伟大艺术家的心目中,似乎没有办不到的事情;而他们之所以有时的确做出了看来毫无可能性的事情,其原因可能就在这里。 达芬奇在这些著名艺术家中年纪最大,他认为艺术家的职业就是要像他的前辈那样去探索可见世界的奥妙,只是要更全面、更彻底,而且要更专心、更精确。每当他遇到问题,他不依赖权威,而是通过实验予以解决。他认为给艺术奠定科学的基础能使自己心爱的绘画艺术从微不足道的手艺变成高贵、体面的职业。 《最后的晚餐》因为达芬奇的细腻手法,使面对它的人仿佛面对现实生活的一角。画家经常挑剔自己已经画出的部分然后才画出下一笔,而他留给我们的是他深思的结果,即使现在已经严重破损,《最后的晚餐》仍然是人类天才创造的伟大奇迹。 《蒙娜丽莎》中渐隐法以及背景的不对称应用,使得画面格外神秘。我们一直不大明确蒙娜丽莎到底以一种什么心情看着我们,她的表情似乎总是叫我们捉摸不定。往昔,人们曾经带着敬畏的心情去看肖像,因为他们认为艺术家在保留形似的同时,也能够以某种方式保留下他所描绘的人的灵魂。现在伟大的科学家达芬奇已经使那些最初制像者的某些梦想和恐惧变成了现实,他会行施符咒,用他那神奇的画笔使色彩具有生命。 16.光线和色彩:威尼斯和意大利北部,16世纪初期 威尼斯,它的重要性仅次于佛罗伦萨,在采取布鲁内莱斯基使用古典建筑形式的做法方面,比其他意大利城市的步伐要慢,但是一旦被它加以采用,文艺复兴风格就在那里产生了一种欢乐、辉煌而热情的新面貌。 而其中的第一要素就是当地的天赋特征,即威尼斯的明亮光线,那种光线是由环礁湖反射出来光辉,它使物体的鲜明轮廓变得朦胧不清,调和了它们的色彩。这种环境使得威尼斯的画家们运用色彩比其他艺术家更加精细入微。他们喜欢使用他们能找到的最纯净、最珍贵的色彩——光辉闪闪的金色和完美无瑕的群青蓝是最受喜爱的配合。 但是威尼斯的画家们很少有人把色彩当作主要手段之一,用它把画面上的各种人物和形状结合成一个统一图案。他们喜欢用透视法和构图法作为手段去组织画面。 17.新知识的传播:德国和尼德兰,16世纪初期 文艺复兴时期意大利艺术家的伟大成就对阿尔卑斯山以北的民族产生了深刻的影响,那是人们已经接触到南方的杰作,认为自己的艺术一下子显得陈旧、粗糙了。 而在这样的文化冲击之下,艺术家的反应就成为了判断一个艺术家境界的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。“任何一个真正的艺术家必然会感到迫切需要全面理解新的艺术原理,并且要对他们的实用性做出自己的判断。”在丢勒的作品中,我们就可以见证这一戏剧性的过程。 在丢勒的习作中,我们可以看到丢勒虽然努力掌握描摹自然的熟练技能,但语气说那本身是他要达到的目的,还不如说那是作为一条较好的途径,以便呈现出他要用绘画等去图示的宗教故事中的真实可信的景象。 18.艺术的危机:欧洲,16世纪后期     大约在1520年前后,意大利的艺术爱好者似乎一致认为绘画已经达到完美的巅峰。那些伟大的艺术家实际已经解决了前人力图解决的所有问题。而这样的社会环境使得当时的艺术家们开始迷茫:已经挖掘出艺术的全部潜力了吗?没有什么未竟之业了吗? 他们下意识地觉得前人已经难以超越,但是自己却难以接受这样的事实,因此进行了许多大胆的尝试。米开朗琪罗就曾经偶尔表现出大胆的蔑视一切程式,用那些“随想曲”和“创意曲”树立了一个精进不已的天才榜样。青年艺术家理所当然地把这个事实最为许可证,用创新的构思去轰动公众。 其实在自己的领域内有特别耀眼的前人,是不幸也是万幸。不幸在你也许永远超越不了他而生活在其阴影之下,不论你的成就多么突出却终究被前人的耀眼光芒所掩盖,就像儿子会受到父亲影响,弟弟会受到哥哥影响一样;万幸在你始终有一个目标,就是成为比前人更伟大的人,这样的愿望越强烈,动力就越大,即使最后依然难以超越,却已经无愧于自己。 19.视觉和视像:欧洲的天主教地区,17世纪前半叶 艺术史常常被描述为一系列不同风格更迭变幻的故事。但事实是从文艺复兴以后,几乎直到今天,建筑家们一直使用同样的基本形式——圆柱、壁柱、檐口和线脚。在这样唱的一段时期中,建筑中的各个趣味和各种式样自然要发生相当可观的变化。 在摆脱了手法主义驻足不前的做法以后,绘画走向了一种比以前大师们的风格具有更丰富前景的风格,这种发展在某些方面跟巴洛克建筑的发展相似。那些观念在17世纪的一书中越来越重要,即强调光线和色彩,漠视单纯的平衡,偏爱比较复杂的构图。 按照古典雕像书里的标准经过理想化、美化自然的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 称为新古典派,以区别于根本不依靠任何方案的古典艺术。虽然关于它的论争不大可能很快停止,但是没有人否认在新古典派的提倡者中出现了一些大师,通过他们的作品,我们看到了一个纯洁而优美的世界,失去这样的世界,我们就会感到贫乏。 经过这样一个时代,用永远新鲜地眼光去观看、去审视自然,发现并且欣赏色彩和光线的永远新颖的和谐,已经成为画家的基本任务。在这种新热情之中,欧洲天主教地区的大师们发现自己跟政治屏障另一面的画家,即尼兰德的伟大艺术家们完全一致 20.自然的镜子:荷兰 宗教问题(天主教和新教)使画家必须去画一些不受宗教控制的题材,比如:肖像。  “心灵的活动”像莎士比亚一样,他似乎也能够通过各种类型的人的外表,了解他们在特定的情况中回怎样行动。这是这种天赋使伦勃朗的《圣经》故事图解完全不同于以前所做的图解。他是新教徒,一定反复阅读过圣经,他似乎能准确无误的想象出故事中的情景必定是什么样子,人们在那样一个时刻会有什么行动,有什么表现。他从不使用戏剧化的手段,但是他看重戏剧效果。 伦勃朗是版画画家。他不用推刀,而是“蚀刻法”,这种方法就像现代制版一样,是化学方法。分辨蚀刻和雕刻版画的唯一手段是片别线条的性质。推刀用起来费力而缓慢,蚀刻家的针挥洒起来自由而轻松,二者的却别是可以看出来的。         第一次看到伦勃朗的画时,习惯于意大利艺术的魅力形象的人有时会感到震惊,因为他好像丝毫不关心美,甚至连地地道道的丑陋也不回避。他受到卡拉瓦乔的影响,他珍重真实与诚挚胜过珍重和谐与美,基督向贫困者、饥馑者和伤心者布道,而贫穷、饥馑和眼泪都不美。这当然主要取决于我们赞同以什么东西为美的标准。 他在一组组的人物的安排上使用了太多的艺术才智和技能。没有什麽比那环绕着耶稣、但却尊敬地保持一段距离的构图,平衡得更细致的了。 反映在一书中的自然总是反映了艺术家本人的内心,本人的嗜好,本人的乐趣,从而反映了他的心境。正是这个压倒一切的事实使得荷兰绘画中最“专门化”的分支会奇妙横生,那就是静物画分支。艺术家能自由的选择他们喜欢画的种种物体,按照他们的爱好布置在餐桌上。静物画是专家对专门问题进行试验的奇妙领域。他们逐渐证明题材对于一幅画来说不是那么重要。平凡的事物也能构成一幅尽善尽美的图画。               21.权利何荣耀(一):意大利,17世纪后期至18世纪      巴洛克建筑手法开始于德拉·波尔塔的耶稣会教堂那样的16世纪晚期的艺术作品。17世纪中期,意大利仍然在建筑物及其装饰品上打主意,增添越来越令人眼花缭乱的新花样。到17世纪中期,巴洛克风格充分发展起来了。         典型的巴洛克教堂,弗朗西斯科·博罗米尼和他的助手建成的。他使用了很多不常见的技术和形式。和宗教有直接关系。         总的来说,巴洛克风格有强烈的舞台风格,而且极具戏剧性。巴洛克不能脱离宗教,否则就失去意义了。         18世纪,意大利的艺术家主要是一些卓越的内部装饰家,他们用灰泥装饰技术和伟大的湿壁画驰名全欧,能把一座城堡或一座修道院的任何大厅分饰为圣典嘉会的场所。像这样的湿壁画必定是画起来有趣,观赏起来也是一种享受。然而我们会觉得这些焰火式的东西的持久价值要低于以前比较冷静的作品。意大利艺术的伟大时代正在终结。 总体效果,华丽感,明亮感和色彩感。 22.权利何荣耀(二)         不仅仅是罗马教会发现了艺术有感染和征服人心的威力。17世纪欧洲的国王和君主同样急于加强他们对于人心的控制。这是当时艺术和宗教和政治的关系,可能就因为当时的艺术被这些东西控制,才会落得评价比较低的结果。神授王权。凡尔赛宫,之所以是巴洛克式建筑,在于它的规模巨大,并不在于它的装饰细节。凡尔赛宫的建筑师们主要致力于把建筑物的若干庞大部分组合成几个不相混同的翼部,让翼部的外部都是那么高贵而宏伟。如果只是把纯粹的文艺复兴形式简单地结合起来,就很难成功地避免如此巨大的建筑立面的单调性;他们却借助于雕像、石翁和战利品图案造成了一定的多样性。正是在这样一些建筑物中,人们才能最好地理解巴洛克形式的真正功能和目的。---为了宗教和君王。放纵的装饰活动。         当时最重要的艺术家:华托。他画自己想象中的摆脱了苦难和琐事的生活景象,那是一种梦境般的美好生活。许多人认为华托的艺术已经开始反映18世纪初期法国贵族的趣味即洛可可风格---那是一种喜欢优美的色彩和精巧的装饰的时尚,它代替了巴洛克时期较为刚健的趣味,表现出一种快乐的轻浮。不再是喧闹,而是呈现出一种美妙而近乎犹豫的平静景象。          23.理性的时代:英国和法国,18世纪         英国没有采用巴洛克风格来装饰教堂。英国在当时的重要建筑不是教堂,而是乡间住房。“Good tast”和古典风格,趣味风格也是理性风格。当时国民的整个倾向是反对巴洛克设计的放纵幻想,反对一种立意支配感情的艺术。          到这时,贵族式的梦境世界开始退隐。画家们开始观察当代普通人们的生活,画一些可以扩展成故事的动人或逗人的插曲。最伟大的是让·西蒙·夏尔丹。他的作品色调有细部变化,场面布局似乎朴素无华,隐然含有功力,使他成为18世纪最有魅力的画家之一。               24.传统的中断:英国,美国,法国,18世纪晚期和19世纪初期 文艺复兴时期,由于宗教改革运动,艺术就失去了它们最常见的用途,迫使艺术家去寻找新市场。尽管风起已经改变,尽管艺术家给自己提出了不同的问题,但是绘画或者雕刻的目的大体上却依然未变,那就是把美丽的东西给予需要它们和欣赏它们的人。 18世纪快结束时,他们的共同基础似乎崩溃了。法国大革命的根源在例行时代,人们的艺术观念的改变也是如此。第一个变化,关系到艺术家对于所谓“风格”的态度。人们开始怀疑过去一直沿用的风格是否正确,并且开始尝试他们认为正确的风格。把建筑看成是对于严格而简单的规则的实践,这种观念必然受到理性主义斗士的欢迎。 在绘画和雕刻中,传统锁链的中断现象不像在建筑中那样一目了然,但却可能有更为重大的后果。绘画已经不再是一桩通过师徒授受使知识流传下去的普通手艺了,相反,绘画已经像哲学一样是在学院里教授的科目了。这个深远的危机所产生的最直接,最明显的后果大概是各地的艺术家都去寻求新的题材类型。 艺术家觉得有自由把他们个人幻象画在纸上,以前只有诗人如此,这是传统发生中断的最突出的后果。而这样的中断现象也使得风景画的艺术地位得到了巨大提升。 25.持久的革命:19世纪 所谓的传统中断是法国大革命时期的特色,他必然要改变艺术家生活和工作的整个处境。在建筑中可以看到这个变化的最直接的后果。由于缺乏可靠的技艺,再加上莫名其妙坚持的“风格”和“美”,几乎把建筑毁掉。这个建筑工作无休无尽的时代根本没有它自己自然的风格。 在绘画或雕塑中,“风格”的惯例所起的作用不这么突出,于是有可能以为传统的中断对那些艺术形式的影响较小。然而事实并非如此。传统的中断给他们打开了无边无际的选择范围。但是选择范围越大,艺术家的趣味就越不可能和他的公众趣味相吻合。更糟糕的是,由于工业革命的崛起和手工技艺的衰落,由于缺乏传统教养的有产阶级的兴起,杂加上贱货次品生产出来冒充“艺术”,公众的趣味就受到了严重的破坏。 艺术第一次在此时成为了艺术家完美表现其个性的手段。自从法国大革命以来,艺术一次在我们心目中已经具有一种不同的涵义,19世纪的艺术史,我们会看作是少数孤独者的历史,他们有胆魄,有决心独立思考,无畏地、批判地检验程式,从而给他们的艺术开辟新的前景。     接下来的一场革命主要涉及那些支配题材的程式。现代主义是这场艺术革命的标志。他们有一个共同的信条:世界上的物体个个都有明确不变的形式和色彩,置之画中,形式和色彩必须一目了然。新的理论不仅关系到处理户外的色彩,也关系到处理运动的形象。那场运动企图证明艺术家的敏感是人世间唯一值得严肃对待的东西。 26.寻求新标准     他们认为并不一定要准中他们眼前看见的自然面貌。 这样自我意识到风格、这样盼望日本能够帮助欧洲摆脱绝境的并不只限于建筑方面,10世纪末,青年艺术家对19世纪的绘画成就产生的不舒服、不满意的感觉,不易解释清楚。不过,重要的是我们应该了解它的根源,因为今天通称“现代艺术”的各种运动正是从这种感觉中产生的。这些人可能认为印象主义者是第一批现代派,因为印象主义者不承认学院里教授的一些绘画规则。 然而最好还是记住,印象主义者的艺术目标跟文艺复兴时期发现自然以来建立的艺术传统并无二致。他们也想把自然画成我们看见的样子,他们跟保守派艺术家的争论在艺术目标方面少,在达到艺术目标的手段方面多。他们探索色彩的反射,实验粗放的笔法效果,目的是更完美地复制视觉印象。事实上,知道出现印象主义,才完全彻底地征服了自然,呈现在画家眼前的东西才样样可以作为绘画的母体,现实世界的各个方面才都成为值得艺术家研究的对象。大概正是由于他们的方法获得了这种彻底的胜利,一些艺术家才不肯贸然予以接受。 理解塞尚就要了解古典主义的画法。他是坚决不采用古典主义的画法的画家。他沉迷于色彩跟造型的关系。他对做出平衡的设计很干兴趣,这就是他要把水果盘向左延伸去填补空白的原因所在。这个例子大概能表明塞尚是怎样成为现代艺术之父的。他力求获得深度感但不吸收色彩的鲜艳性,力求获得有秩序的布局但不牺牲深度感,他在这一切奋斗和探索之中,如果有必要的话,有一点他是准备牺牲的,亦即传统的轮廓的正确性。他并不是一心要歪曲自然;但是,如果能够帮助他达到向往的效果,他是不大在乎某个局部细节是否变形的。他想表现坚实感和深度感,而且他发现他放弃符合程式的素描法就能达到目的。他几乎没有意识到,这个无视正确素描的实例竟会引起艺术中的山崩地裂。当初发明那科学透视法毕竟是要帮助画家制造空间的错觉。 修拉强调直线和水平线,几乎有埃及艺术风格,这使他越来越远地离开了忠实地描绘自然面貌的道路,走向探索有趣的、富有表现力的图案的道路。梵高想让他的画具有他激赏的日本彩色版画那种直接而强烈的效果,他的画是深思熟虑的。他的笔触收到修拉的影响,又向前发展了,他的笔触是一道一道道,化整为零。在他之前还没有人能这么画画。 在梵高的作品中,它是帮助艺术家传达他的振奋的心情。他喜欢画能给这个新手段充分天地的物体和场面。在画家中,他是第一个发现灌木树篱和庄稼地之美,发现了多节的橄榄树枝和深色的火焰般的丝柏的形状之美。他不仅画光芒四射的太阳,还画简陋、平静、家常所见的东西,还没有一个艺术家认为那些东西值得艺术家注意。 梵高的重点不是关心正确的表现方法:他用色彩和形状来表达出自己对所画的东西的感觉和希望别人产生的感觉。他不大注意他所谓的立体的真实,即大自然的照相式的精确图画。只要符合他的目标,他就夸张甚至改变事物的外形。这样,他通过一条不同的道路走到一个路口,跟同一时代理塞尚发现自己走到的地方相似,两个人都采取了重要的一步,有意识地抛弃“模仿自然”的绘画目标。当然,他们的理由不同。 塞尚感觉失去的是秩序感和平衡感,感觉到因为印象主义者专心于飞逝的瞬间,使得他们忽视自然的坚实和持久的形状。梵高感到,由于屈服于他们的视觉印象,由于除了光线和色彩的光学性质意外别无所求,艺术就处于失去强烈性和激情的危险之中,只有依靠那种强烈性和激情,艺术家才能向他的同伴们表现他的感受。高更渴望某种更单纯、更直率的东西,指望能在原始部落中有所发现。 这三位画家已经摸索过的那些解决办法,就成为现代艺术中三次运动的理想典范。 塞尚——法国的立体主义 梵高——德国的表现主义 高更——原始主义 27.实验性美术:20世纪前半叶 在谈“现代艺术”时,人们通常的想象是,那种艺术类型已经跟过去的传统彻底决裂,而且在试图从是从前的艺术家未曾梦想过的事情。事实上并不这么简单。现代艺术跟过去的艺术一样,它的出现是对一些明确的问题的反应。 建筑、美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特他看中房间而不是建筑立面。“如果房屋内部宽敞,设计良好,符合主任的要求,它的外观就一定也能被接受。”这种观点是一种革命性的观点,因为它引导莱特抛弃了古老的建筑程式,特别是传统所要求的严格对称。去掉一切装饰品,现代建筑家事实上就跟许多实际以来的传统决裂了。 从布鲁内莱斯基时代以来发展起来的一套臆定的“柱式”系统全被抛在一边,密如蛛网的虚伪的线脚、漩涡纹和半柱全被去掉。人们最初见到那些房屋,觉得它们看起来赤裸裸地一丝不挂,不可容忍。但是我们现在都已经习惯于这种外形,已经能够欣赏现代工程风格的清楚轮廓和简单形式。 包豪斯——有点时候,包豪斯所提倡的理论被概括为依据“功能主义”的口号。其宗旨是,只要涉及到东西符合它的目的,美的问题就可以随它去,不必费心。这一信条当然大有道理,至少帮助我们摆脱了无用乏味的花饰,19世纪的艺术观念曾经用那些花饰把我们的城市和房屋搅得乱七八糟。 在文艺复兴之前的美术都没有要求画家要“画其所见”。最初似乎一帆风顺,科学透视法,渐隐法,威尼斯派色彩,运动和表情,它们一起丰富了艺术家表现周围世界的手段。然而每一代人都发现仍然有意料之外的反抗之处,那是程式的堡垒,它驱使艺术家用其所学的形式,而非画其实际所见。19世纪的造反者打算把这些程式全部清除出去;当障碍一一排除之后,印象主义者终于宣布:他们的方法可以帮助他们把视觉所见以“科学的准确性”描绘在画布上。根据这种理论所作的画是相当引人入胜的艺术作品。 新艺术运动的实验曾经引进日本版画来解除危机,然而为什么仅仅借用那样成熟的后世作品呢?从头开始,寻找真正的原始艺术,岂不更好? 欧洲艺术的一对孪生主题:“忠实于自然”和“理想的美”没有对原始艺术产生任何影响。新运动去继续追求表现力、结构和单纯性,这是塞尚、梵高、高更继承下来的目标。 不论是好是坏,这些20世纪的艺术家都得成为发明家。为了引人注目,他们不得不追求独创性,而不是我们最熟悉的那些有高超技艺的大师们。任何使批评家感兴趣并能吸引追随者奔波的背离传统的行为都会被欢呼成领导未来的新“主义”。可那未来总是没有维持多久。但是,20世纪的艺术史不能不注意这种无休无止的实验,因为本世纪中许多最有天赋的艺术家都加入了实验的阵营。 爱德华·蒙克的石版画《尖叫》目的是表现突然的刺激怎样改变了我们的一切感觉印象。这幅画为什么这么有名呢???是因为早吗?因为表现主义者对于人类的苦难、贫困、暴力和激情深有所感,所以他们倾向于认为固执于艺术的和谐与美只是由于不肯老老实实而已。在他们看来,古典名家的艺术,拉斐尔或科雷乔的作品,显得虚假、伪善。他们想正视我们生活中的明显事实,表现他们对剥夺掉权利的人们和丑陋的人们的同情,避开任何具有美丽和优雅之感的东西。 第一位着手实践的艺术家石斛是当时身居慕尼黑的俄国画家康定斯基。康定斯基跟他的许多德国画友一样,实际上是个神秘主义者,厌恶进步和科学的益处,渴望通过一种纯“心灵性”的新艺术使世界更新。他相信以这种方式在心灵与心灵之间进行交流是可能而且必要的,这个信念鼓舞着他展出了那些企图创作色彩音乐的第一批作品,那些作品实际上开创了后来所谓的抽象艺术。 重要的是艺术作品,而不是称号。人们也许怀疑康定斯基最初实验色彩音乐的作品是否完全成功,然而却不难理解那些作品激起了兴趣。巴黎兴起了立体主义,这一运动甚至比康定斯基实验的表现主义的色彩和弦更为彻底地脱离了西方绘画传统。立体主义并不打算彻底废除形象再现,仅仅是想加以改造。 艺术中,每个问题的解决都会带来新的问题。我们知道,艺术是通过表明光线减弱的明暗法获得立体感。大胆的简化法虽然看起来相当动人,但是缺乏敏感的效果,形象平扁。但是这种无视立体感的做法,必然使他们碰到文艺复兴时期在引入透视法时产生的那类问题,即在描绘现实时要和清楚的设计取得协调。 毕加索——他收到塞尚的影响。解除了原始艺术之后,他学到了:怎样用几个简单的要素去构成一张面孔或一个物体的图像。这跟较早的艺术家使用的简化视觉印象的方法有些不同。较早的艺术家是把那自然的形状简化为平面图案。然而,也许有些办法,既能避免那种平面性,又能构成简单物体的图画而不是去立体感和深度感吧。正是这个问题引导毕加索返回塞尚的作品。 各个时期的艺术家企图解决绘画的基本悖论:绘画是在一个平面上表现深度。毕加索从来没有伪称立体主义手法能代替其他一切表现可见世界的方式。他的表现方式也是一直在变动。他太勤奋了,更重要的是,他非常大胆,敢于突破自己。 语言无法解释清楚绘画。但是语言有时是有益的标志,它们有助于清楚误解,至少能够给我们一些线索,借以了解艺术家对于自己所处的境地的认识。毕加索是个典型。理解之一处境最好的方法大概是再一次看看它的由来。不用说,一个艺术家想让玩弄形状的做法引导着他走到这种幻想境界的哪一步为止,这是中跟气质和趣味大有关系。 人们一直都在关注形式问题。绘画难道不能变为像建筑一样的构成艺术?由此产生了蒙德里安定构成画。他企图用最简单的要素——笔直的线条和纯粹的颜色,来构成他的作品。他渴望一种具有清楚性和规则性的艺术,能以某种方式反映出宇宙的客观法则。 不管我们对这种哲学的看法如何,都不难想象究竟是什么心情促使一个艺术家全神贯注于这么一个神秘的问题,要把一些形状和色调联接起来,直到它们看起来合适为止。很可能一幅画除了两个正方形之外别无所有,创作者却牢心费神,比以前的艺术家画圣母还困难。可能恰恰就是这种无用之感有助于说明其他20世纪艺术家为什么逐渐反对这种观念。专心于平衡和方法之谜,无论多么微妙、多么引人入胜,终究使他们感到空虚,他们几乎是拼命地设法空腹空虚感。他们和毕加索一样,也在探索不那么矫饰、不那么任意而行的东西。然后,如果兴趣既不在题材,跟往昔不同,又不在形式,跟近日不同,那么作品的目的何在呢? 答案容易意会而不易言传,因为这种解释极易沦为故作高深,或者纯属胡说。现代艺术家想创造事物:重点在于创造而且在于事物。他想有一种自己已经制作出前所未有之物的感觉。不是仅仅模仿一个实物,不管模仿得多么精致;也不仅仅是一件装饰品,不管是多么巧妙的装饰品;而是比而这更重要、更持久的东西,是他认为比我们的无聊生活所追求的虚伪目标更为真实的东西。 嘲笑现代艺术家醉心于单纯和孩子是轻而易举的,然而理解他们的心情也不应该有苦难。因为艺术家觉得那种直率和单纯是唯一不能学而得之的东西。许多艺术家觉得博物馆和展览会中充满了显示出这类惊人的灵巧和技术的出色之作,因此继续沿着那些路线走下去就毫无所获,他们觉得处于失去灵魂、沦为熟练的绘画工或雕刻共的危险之中,除非他们变成小孩子。 在遥远的往昔,所有艺术作品都是围绕着那样一个必要的核心和形成的,是社会给予艺术家任务——教堂、画肖像、插图等等。艺术家的奥秘是:他能把作品创作的无比美好,使得我们由于单纯欣赏他的做法,几乎忘记问问他的作品打算做什么用。当人们都是那样集中地注意艺术家怎样把绘画或雕塑发展成为一种纯粹的艺术,竟致忘记给予艺术家较为明确的任务时,这在艺术发展史中就是一个命运攸关的重大时刻。 在日常生活中包围着我们的是所谓“应用的”或“商业的”艺术,我们许多人觉得难以理解的是展览会上和美术馆里的“纯粹的”艺术,二者之间,还有一道不愉快的鸿沟。人们希望一个艺术家应该创作他曾看见过被标名为艺术的那种绘画或雕塑。人们能够理解这个含糊的要求,但是遗憾,那正是艺术家唯一做不到的事情。从塞尚到超现实主义者们,他们的想法和困惑,解决办法,这些是最重要的部分。 28.现代主义的胜利 这个故事主要关注的是某些艺术问题的解决方案,也就是说,关注的是那些决定了艺术未来发展路线的解决方案。越走进我们自己的时代,就越难以分辨什么是持久的成就,什么是短暂的时尚。不同的方式的探求必然会导致一些旨在引人注目的古怪行为。 然而只有预言家才能猜出那些艺术家是不是确实将要创造历史,而一般说来,批评家已经被证实是蹩脚的预言家。设想一个虚心、热切的批评家,他也不可能知道当时正在创造历史的三位人物是梵高、塞尚、和高更。他根本就不可能知道这三个人。 我们时代的其他艺术家总想追随时尚,或者更有甚者去开创新的时尚,对此,我们也是无需惊讶的。艺术史中最重要的变化,就是人们对待现代艺术的态度的变化。达达主义:那孩子气的声音达——达就能代表这样一件玩具。那些艺术家无疑是想变成小孩子,而且蔑视艺术的严肃和自大。这种感情不难理解;然而我一直认为,以他们曾经加以嘲笑和抛弃的那种严肃态度去记载、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和讲授这种“反艺术”的态度,终究有些不大相宜。的确,我并未料到,这一回到儿童心态的做法竟然达到如此程度,一直模糊了艺术作品跟其他人之间的区别。杜尚可以随意取拾任何物象。还有个德国人约瑟夫·博伊于斯声称他已经扩展了艺术的概念。 只要一件事情做得无比美好,我们由于单纯欣赏他的做法几乎忘记问一问他的意图,这时我们就会谈到艺术。在绘画中这种情况越来越甚。 读后感: 读罢《艺术的故事》,我的脑海中充斥着一幕幕史诗般的艺术结晶,那些色彩、结构不断地混合、重叠,仿佛DNA在不断地攀升与回归。 从荷马史诗中的克里特岛出发,将尼罗河流域的神迹引向心灵的出埃及记。拜占庭将希腊的美冰封了起来,它像颗睡莲的种子,避过兵戎、骗过时间,沉睡千年。直到乔托丢它入水,古莲在罗马人的热泪中晕开千年的绿意,催开文艺复兴的芳芬。高更的恐惧促使现代艺术越过帕特农神庙的石马,又回到了童年的木马。恐惧让艺术诞生,敬畏让艺术纯粹,疯狂让艺术自由生长,理性让艺术回归。这是一首史诗般的交响,是一段耐人寻味的旅程。 在看完之后,我又上网查阅了范景中先生关于此书的一篇演讲,里面他提到了《艺术的故事》中的一些局限性,对其中几点我的体会比较深。首先,书既然以“故事”为名,就必然会有主角,在这里主角很明显是“文艺复兴”时期,内容有所偏重,即使是在进行其他时期的讲述,也时不时提到文艺复兴时期;其次,这本书所讲的是“男性主义”的艺术,在书中列举了大量的实例,其中却没有一个女画家或者女建筑家,虽然不清楚贡氏是否有性别歧视,但这样的现状也能说明一些问题;最后,本书虽然说是艺术的故事,但其实偏重于绘画,有关于绘画的篇幅要远远超过建筑,但奇怪的是贡氏自身其实对建筑方面了解更多。贡氏其实也给出过答案,他说“这本书如果什么都写,那就写不完了。”这不能不说是一个巨大的幽默。
本文档为【艺术的故事 读书报告】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_314871
暂无简介~
格式:doc
大小:68KB
软件:Word
页数:18
分类:生活休闲
上传时间:2017-09-19
浏览量:64